LA MÚSICA Y SU MUNDO

viernes, 28 de junio de 2019

Suite Mi Madre la Oca de Maurice Ravel


                                                                  Suite Mi Madre la Oca

Ma mère l'oye fue compuesta primero para piano a cuatro manos entre 1908 y abril 1910. Esta ver
sión fue estrenada por eanane Leleu Y Geneviéve Durony el 20 de abril de 1910, en París. Ravel or
questó la suite en 1910. Agregó varios números nuevos para convertirla en un ballet, en 1911. Gabriel Grovlez dirigió el estreno el 28 de enero de 1912, en París.
Maurice Ravel una vez dijo: "En el arte la sinceridad es odiosa-" Esta afirmación fácilmente pudo ha
ber sido el lema del compositor, ya que siempre sintió la necesidad de ocultar los verdaderos senti
mientos detrás de su música. Como dijo una vez un amigo: "Todo en Ravel demuestra su deseo de bo
rrarse y de no confiar nada. Él prefiere ser tomado por insensible antes que revelar sus sentimientos." No podía tolerar las efusiones sentimentales sin reservas o los gestos apasionados. Era profundamen
te consciente del artificio de la creación musical y de la necesidad de separar el arte de la vida. Para Ravel la composición era un proceso desconectado y  aislado.Sólo en raras oportunidades se manifies
ta en su música un atisbo de alegría o pena personal.
De manera que Ravel fue una paradoja; su artificialidad era natural.La artificialidad fue su estética. Amaba las técnicas de composición por sí mismas y las abrazó con espíritu de invención, no de expre
sión. Los ejemplos de su música concebida con limitaciones autoimpuestas incluyen el Bolero, en el cual una melodía se repite con tan solo una pequeña variación a todo lo largo de la pieza, y la versión para piano de la suite Mi Madre la Oca, que tenía que ser accesible para que la tocaran los niños.
A Ravel le gustaba el mundo inocente de los niños. Cuando estaba con gente menuda, dejaba deslizar
su máscara de artificialidad para revelar su verdadera calidez. Jean y Mimie Godebsky fueron sus ínti
mos amigos, a pesar de su tierna edad. Cuando sus padres decidieron iniciar tempranamente su educa
ción musical, Ravel los estimuló escribiendo una suite para piano a cuatro manos, que estaba dentro de la gama de sus pequeñas manos y técnica limitada. Esta suite estaba basada en cinco de los cuen
tos de hadas favoritos de los niños. El compositor se permitió ser menos reservado de lo habitual en esta pieza para y sobre los niños y el resultado es indiscutiblemente su obra más cálida.
La suite Mi Madre la Oca demostró ser demasiado difícil para que los niños Godebsky la tocaran en
público. En cambio Jean Leleu y Geneviève Durony, de seis y siete años respectivamente, estrenaron
la pieza en un concierto de ls Sociedad Musical  Independiente. Ravel dijo de la pieza: "Mi intención de invocar la poesía de la niñez en estas piezas naturalmente me llevó a simplificar mi estilo y a acla
rar mi escritura."
Después del estreno escribió a uno de los intérpretes:"Cuando seas un gran virtuoso y yo un vejesto
rio cubierto de honores o alguien completamente olvidado, quizás tendrás recuerdos placenteros por haber dado a un artista la muy rara alegría de escuchar una obra propia, de carácter bastante especial,
interpretada exactamente como debía ser. Gracias mil veces por tu interpretación aniñada y sensible."
Los movimientos son miniaturas cristalinas. Especialmente el primero, "Pavana de la Bella Durmien
te del Bosque", es sencillo. Sus escasos 20 compases hilan una serie de melodías bellamente simples, escasamente  acompañadas y con  sólo cierto cromatismo fortuito. El resultado es una claridad infan
til.
El segundo movimiento, "Pulgarcito". Describe un episodio de la historia de Charles Perrault de Pul
garcito, que se perdió en el bosque. El movimiento está encabezado: "Pensó que podría encontrar fá
cilmente el camino de regreso por medio de migajas de pan que había dejado caer a medida que cami
naba. Pero se sorprendió mucho cuando no pudo encontrar  una sola migaja. Los pájaros habían veni
do y se las habían comido todas."Las migajas están representadas por una serie aparentemente intermi
nable de terceras en los violines. Pulgarcito está retratado por el oboe. Cuando se siente perdido y con
fundido, los compases se alargan de 2/4 a 3/4 a 4/4 a 5/4. Los pájaros que se comen las migajas están representados-muy  literalmente- por armónicas y trinos de violín.
"Laideronette, Emperatriz de las Pagodas" deriva de una historia de la condesa Marie dÀulnoy.Se
gún la partitura, la Emperatriz "se desnuda y entra en su baño. Pronto pagodas y pagodines comien
zan a  cantar y a tocar instrumentos. Algunas tienen tiorbas hechas de cáscara de nuez, otras tienen violas antiguas hechas de cáscara de almendras, pues los instrumentos deben estar proporcionados a su estatura."La ambientación oriental de esta historia está sugerida por el xilófono, el block de made
ra y el glockenspiel y por el sabor pentatónico de las melodías.
El cuarto movimiento es "Conversaciones de la Bella y la  Bestia", según madame Beaumont.Una p
ar
te del diálogo está citada en la partitura:
-Cuando pienso en tu amable corazón, no me pareces tan feo.
-Oh,si, mi señora, mi corazón es amable, pero soy un monstruo.
-Hay muchos hombres más monstruosos que tú.
-Si tuviera ingenio, inventaría un hermoso cumplido para agradecerte, pero no soy más que una bestia.
¿ Bella serás mi esposa?
-No,buena bestia.
-Muero feliz, ya que tengo el placer de verte una vez más.
-No, querida bestia, no morirás sino que  te convertirás en mi esposo.
Bestia desaparece y Bella ve a sus pies sólo un príncipe más hermoso que el amor. El le agradece por haber roto el hechizo. Bella está representada por una límpida melodía de vals en el clarinete y Bestia es una línea cromática refunfuñante en el contrafagot.
El movimiento final es "El jardín delas Hadas", es un crescendo gradual basado en una melodía bella,
larga y lenta. Foto subida de Internet.
De mi libro "Invitación a la Música" de Jonathan Kramer.







                                                                           






                                                                             

                                                                      Maurice Ravel
                                                                     



Concierto en Sol mayor para Piano y Orquesta de Maurice Ravel


                                                 Concierto en Sol mayor para Piano y Orquesta

Ravel inició el Concierto para Piano en Sol mayor en el otoño de 1926 y lo terminó en el otoño de 1931. Dirigió el estreno con la Orquesta Lamoureaux y la solista Marguerite Long el 14 de enero de
1932 en París.
Ravel estaba interesado en la música de muchos países, incluyendo España, Rusia y, a partir de 1918,
cuando varios músicos de jazz empezaron a aparecer en los clubes parisinos, la nortteamericana. Mu
chos compositores europeos estuvieron interesados en las nuevas armonías y ritmos que escuchaban, y antes de transcurriera mucho tiempo, Ravel y otros incorporaron en sus composiciones referencias de jazz. El compromiso de Ravel con el jazz alcanzó su punto culminante en sus dos conciertos para piano, escritos entre 1929 y 1931.
Ravel estaba deseoso de escuchar jazz en su auténtico lugar de origen cuando hizo la gira por Estados
Unidos en 1927-1928.Visitó clubes nocturnos en Nueva Orleans y en el Harlem de Nueva York.Se sin
tió intrigado al darse cuenta de que el jazz tenía mucho menos impacto en la música de conciertos en ese país que en Europa. Cuando más lejos está un compositor de una cultura en particular, tanto más
objetivo puede ser respectode su música. Ravel descubrió que la mayoría de los compositores nortea
mericanos (con unas pocas de excepciones notables) se mostraban condescendientes hacia el jazz, en tanto que los compositores europeos estaban fascinados con él. Estos últimos se le aproximaban sin prejuicio pero también con una comprensión sólo superficial de su significado social. Para los nortea
mericanos el jazz estaba cargado de connotaciones culturales.
Un compositor norteamericano que a la vez comprendía y además respetaba el jazz er George Gers
hwin, que  se sentía igualmente a gusto en los mundos de la música de jazz, la popular y la sinfóni
ca. Admiraba a Ravel y el francés respetaba su Rapsodia en Azul. Los dos hombres se conocieron durante la gira que Ravel hizo por Norteamérica y fueron juntos a los clubes de jazz de Harlem. Gershwin le preguntó a Ravel si le aceptaría como alumno. Ravel le contestó:"Usted sólo perdería la cualidad espontánea de sus melodías y terminaría escribiendo un mal Ravel."Cuando regresó a París,
Ravel empezó el Concierto para Piano en Sol mayor, de algún modo bajo la influencia (por lo menos en el primer movimiento) del Concierto en Fa Gershwin, compuesto cinco años antes.
Mientras trabajaba en el concierto, Ravel recibió de Paul Wittgenstein, un pianista que había perdido la mano derecha durante la guerra, una petición para hacer otro concierto para piano. Ravel trabajó en los dos conciertos simultáneamente. Son piezas compañeras, ambas influidas por el jazz, donde el de Sol mayor muestra el lado brillante y el Concierto para la Mano Izquierda el lado oscuro de la perso
nalidad del compositor.
Aunque no era un pianista soberbio, Ravel había planeado interpretar ,el Concierto en Sol mayor du
rante una gira alrededor del mundo. Debido a que su salud estaba seriamente afectada,en lugar de lle
var a cabo lo planeado confió el honor de aprender la parte solista a Marguerite Long y limitó a hacer la gira por Europa.
El compositor escribió que la pieza es:
Un concierto en el más verdadero sentido de la palabra; quiero decir que fue escrito con el mismo es
píritu de los de Mozart y Saint-Saëns. La música de un concierto debería, en mi opinión, ser despreo
cupada y brillante y no apuntar a la profundidad ni a los efectos dramáticos. Se ha dicho de ciertos grandes conciertos clásicos que fueron escritos no "para" sino "contra" el piano. Estoy de acuerdo de todo corazón. Había pensado intitular a este concierto Divertissement. Luego se me ocurrió que no te
nía necesidad de hacerlo, porque el simple título Concerto sería suficientemente claro.
La influencia del jazz es más evidente en el primer movimiento. De sus cinco temas diferenciados, el
primero (piccolo de apertura) sugiere una melodía folclórica vasca. El segundo( primera vez que el piano toca solo) una influencia española y los restantes tres,el jazz, un motivo con notas de blues en el clarinete en Mi bemol,al que responde una trompeta, inmediatamente después del segundo tema. El
posterior solo de piano, con su acompañamiento sobre el tiempo débil; la siguiente melodía sincopada
para piano con acordes sostenidos ocasionales.
El movimiento intermedio, que está exento delas síncopas del jazz, fue conscientemente modelado según el movimiento lento del Quinteto para Clarinete y Cuerdas de Mozart. De particular interés es el bello y amplio dúo para corno inglés y piano que llega cerca del final.
El uso del jazz en el finales más sutil que en el movimiento de apertura mezclado con sugerencias de marchas, melodías folclóricas y danzas. Este movimiento es despreocupado y brillante.
El Concierto en Sol mayor es un hermoso ejemplo del deleite que experimenta Ravel por el exterior de la música. Abrazó desvergonzadamente la superficialidad y se sentía incómodo con la profundi
dad.Creía que hay más significado auténtico en los sonidos de la superficie de una composición que en las ideas que se se encuentran por debajo de ella.Prodigaba gran cuidado a sus orquestaciones,por
que la orquestación es, en efecto, la superficie de la música. Y estaba interesado en los sonidos más que en los significados de la música exótica, como el jazz. El concierto es sofisticado, sincero, ele
gante y sutil, pero intenta ser profundo. Es esta falta de pretensión-desafortunadamente rara en la música del siglo XX- lo que le daal concierto su inocencia juvenil ( aunque en realidad fue la penúl
tima composiciòn de Ravel) y hace que la apreciemos. Foto subida de Internet.
De mi libro "Invitación a la Música" de Jonathan Kramer.





                                                                         









                                                                           
                                                                      Maurice Ravel





martes, 25 de junio de 2019

Sacco y Vanzetti de Ennio Morricone


                                                                        Sacco y Vanzetti
Esta canción me encanta. Es super conocida. George Moustaki y Joan Baez la cantaron. Seguro que muchos de vosotros conoceis esta canción.
Basada en hechos reales. En 1920, en Massachusets,Nicola Sacco y Bartolomeo Vanzetti, dos inmi
grantes italianos de ideología anarquista ffueron acusados de un atraco a mano armada y del asesina
to de dos personas. Fotos subidas de Internet.
Protagonistas
Gian María Volonté: Bartolomeo Vanzetti
Armenia Balducci: Virginia Vanzetti
Ricardo Cucciolla: Nicola Sacco
Rosanna Fratello: Rosa Sacco
Ennio Morricone
Compositor italiano de bandas sonora para el cine y la televisión, orquestador, extrompetista y direc
tor que ha escritoD muchos estilos musicales. Ha compuesto más de 400  bandas sonoras para el cine y la televisión y más de 100 obras clásicas. Además de haber compuesto la banda sonora de esta película, también compuso las de la Trilogía del dólar, Erase una vez en América o Cinema Paradiso.
Después de tocar la trompeta en bandas de jazz se convirtió en un arreglista de estudio para RCA VICTOR.
A lo largo de su carrera ha compuesto música para Andrea Bocelli, Mina O Paul Anka, entre otros.
Desde 1960 hasta los años 70 fue mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora para
Westerns. Compuso para directores tan conocidos como Mike Nichols, Oliver Stone, Quentin Taranti
no o John Carpenter. También fue el compositor de las bandas sonoras de series tan conocidas como los Simpson o los Soprano.
Fue el ganador de innumerables premios y entre ellos están el Premio Honorífico de la Academia por sus grandes contribuciones en el arte de la música en el cine. Fue nominado 6 veces a los Premios Os
car. En 2016 ganó el Premio de la Academia por Los Odiosos Ocho, siendo la persona más anciana en ganar este Oscar Competitivo, Premios Grammy, 3 Globos deOro, 6 Bafta, 10 David di Donatello o el Premio Honorífico Golden Lion.






                                                                       


                                                                    Sacco y Vanzetti





























                                                                                 


                                                                       
                                                                       

  •                                                         Sacco y Vanzetti




                                                                           





                                                                         
                                                                    Ennio Morricone












Misión a Marte de Ennio Morricone


                                                                   Misión a Marte


En el año 2020 el comandante Luke Graham es seleccionado para dirigir la primera misión tripulada de la NASA a Marte. Una vez en el planeta rojo descubre una antigua estructura con forma de domo que parece ser una especie de baliza. El domo mata a la tripulación y deja herido a Luke. El coronel Jim McConnell, recientemente enviudado, encabezará la segunda misión de rescate. Fotos subidas de Internet.
Protagonistas
Gary Sinise: Jim McConnell
Tim Robbins: Woody Blake
Connie Nielsen: Terri Nielsen
Don Cheadle: Luke Graham
Jerry O`Connell: Phil Ohlmyer
Ennio Morricone
Compositor italiano de bandas sonora para el cine y la televisión, orquestador, extrompetista y direc
tor que ha escrito muchos estilos musicales. Ha compuesto más de 400  bandas sonoras para el cine y la televisión y más de 100 obras clásicas. Además de haber compuesto la banda sonora de esta película, también compuso las de la Trilogía del dólar, Erase una vez en América o Cinema Paradiso.
Después de tocar la trompeta en bandas de jazz se convirtió en un arreglista de estudio para RCA VICTOR.
A lo largo de su carrera ha compuesto música para Andrea Bocelli, Mina O Paul Anka, entre otros.
Desde 1960 hasta los años 70 fue mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora para
Westerns. Compuso para directores tan conocidos como Mike Nichols, Oliver Stone, Quentin Taranti
no o John Carpenter. También fue el compositor de las bandas sonoras de series tan conocidas como los Simpson o los Soprano.
Fue el ganador de innumerables premios y entre ellos están el Premio Honorífico de la Academia por sus grandes contribuciones en el arte de la música en el cine. Fue nominado 6 veces a los Premios Os
car. En 2016 ganó el Premio de la Academia por Los Odiosos Ocho, siendo la persona más anciana en ganar este Oscar Competitivo, Premios Grammy, 3 Globos de Oro, 6 Bafta, 10 David di Donatello o el Premio Honorífico Golden Lion.
Curiosidades de la película
Varios de los dispositivos de la misión son actualmente una de las atracciones de Disney.
La misión en la película está basada en el plan Directo a Marte, una propuesta duradera sugerida por la Sociedad de Marte para enviar una tripulación humana a Marte.
El astronauta F. Story Musgrave fue contratado como asesor técnico, y aparece en algunas escenas.
El rostro en la superficie de Marte está basado en la escultura "La Musa dormida" de Constantin Bran
cusi.







                                                                         
                                                               


                                                                             





                                                                         

                                                                           

                                                                     Ennio Morricone








                                                                               


                                                                          Gary Sinesi



                  

jueves, 20 de junio de 2019

El Fantasma de la Ópera de Ennio Morricone


                                                              El Fantasma de la Ópera

Otra versión de esta popular película de terror, con banda sonora, esta vez compuesta por Ennio Mo
rricone. Fotos subidas de Internet.
Una serie de espeluznantes accidentes y brutales asesinatos dejan un sangriento rastro en las cavernas
subterráneas que hay bajo los sótanos del Teatro de la Ópera. Nacido en esas tenebrosas cloacas, un hombre monstruo criado por las ratas, acecha. La oscura y grotesca vida de este fantasma cambiará al enamorarse locamente de una joven cantante, a la que seduce con sus encantos.
Una revisión del clásico, con altas dosis de erotismo.
Protagonistas
Julian Sand: El fantasma
Asia Argento: Christine Daaé
Andrea Di Stefano: Barón Raoul De Chagny
Nadia Rinaldi: Carlotta Altieri
Ennio Morricone
Compositor italiano de bandas sonora para el cine y la televisión, orquestador, extrompetista y direc
tor que ha escritoD muchos estilos musicales. Ha compuesto más de 400  bandas sonoras para el cine y la televisión y más de 100 obras clásicas. Además de haber compuesto la banda sonora de esta película, también compuso las de la Trilogía del dólar, Erase una vez en América o Cinema Paradiso.
Después de tocar la trompeta en bandas de jazz se convirtió en un arreglista de estudio para RCA VICTOR.
A lo largo de su carrera ha compuesto música para Andrea Bocelli, Mina O Paul Anka, entre otros.
Desde 1960 hasta los años 70 fue mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora para
Westerns. Compuso para directores tan conocidos como Mike Nichols, Oliver Stone, Quentin Taranti
no o John Carpenter. También fue el compositor de las bandas sonoras de series tan conocidas como los Simpson o los Soprano.
Fue el ganador de innumerables premios y entre ellos están el Premio Honorífico de la Academia por sus grandes contribuciones en el arte de la música en el cine. Fue nominado 6 veces a los Premios Os
car. En 2016 ganó el Premio de la Academia por Los Odiosos Ocho, siendo la persona más anciana en ganar este Oscar Competitivo, Premios Grammy, 3 Globos deOro, 6 Bafta, 10 David di Donatello o el Premio Honorífico Golden Lion.
Curiosidades de la película
En esta versión de la película, el Fantasma no es como se le describe en el libro original y en las adap
taciones anteriores, un ser desfigurado, sino que es un tipo guapo pero loco, como una cabra.
Él fue abandonado en las alcantarillas y criado por las ratas, pero por los demás detalles es correcta, en la rara fascinación  por la protagonista por ese genio musical y por su entrega sexual a él, y luego la desgarradora lucha entre el cariño que siente por el Barón Raoul de Chagny.














                                                                       

                                                                        Ennio Morricone








                                                                               

La Califa de Ennio Morricone


                                                                              La Califa

Me encantan todas las bandas sonoras de este compositor y una de ellas, La Califa, también. Está in
cluida en mi gran lista de bandas sonoras favoritas.
Es el apodo que se le da en la región de Emilia, a una mujer volitiva y sin prejuicios. La "Califa" es una viuda cuyo marido fue asesinado por la policía durante una huelga. Ella odia a Doberdó, propietario de
la fábrica en la que su marido fue asesinado. Ella se enfrenta a Doberdó varias veces, en cada
ocasión ambos se sienten atraídos.
Protagonistas
Romy Schneider: Irene Corsini(La Califa)
Ugo Tognazzi: Anibal Doberdó
Giancarlo Prete: El amante de Irene
Marina Berti: Clementine Doberdó
Ennio Morricone
Compositor italiano de bandas sonora para el cine y la televisión, orquestador, ex trompetista y director
que ha escrito muchos estilos musicales. Ha compuesto más de 400  bandas sonoras para el cine y la televisión y más de 100 obras clásicas. Además de haber compuesto la banda sonora de esta película, también compuso las de la Trilogía del dólar, Erase una vez en América o Cinema Paradiso.
Después de tocar la trompeta en bandas de jazz se convirtió en un arreglista de estudio para RCA VICTOR.
A lo largo de su carrera ha compuesto música para Andrea Bocelli, Mina O Paul Anka, entre otros.
Desde 1960 hasta los años 70 fue mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora para
Westerns. Compuso para directores tan conocidos como Mike Nichols, Oliver Stone, Quentin Tarantino John Carpenter. También fue el compositor de las bandas sonoras de series tan conocidas como los Simpson o los Soprano.
Fue el ganador de innumerables premios y entre ellos están el Premio Honorífico de la Academia por sus grandes contribuciones en el arte de la música en el cine. Fue nominado 6 veces a los Premios Os
car. En 2016 ganó el Premio de la Academia por Los Odiosos Ocho, siendo la persona más anciana en ganar este Oscar Competitivo, Premios Grammy, 3 Globos de Oro, 6 Bafta, 10 David di Donatello o el Premio Honorífico Golden Lion.













                               






                                                                             

                                           




                                                                                 


                                                                               

                                                                               

                                                                         Ennio Morricone


                                                                                 
                                                                               

miércoles, 19 de junio de 2019

Chernobyl de Hildur Guanadóttir


                                                                       Chernobyl

Otra serie que os recomiendo que os enganchará desde el primer capítulo y que me ha recomendado mi family. Es buenísima. Por cierto, pronto podremos ver la segunda temporada.
La serie cuenta la historia de lo que ocurrió en la Central Nuclear de Chernobyl el 26 de abril de 1986. Esta está ubicada en Ucrania(Unión Soviética), en la que hubo una explosión masiva que liberó
un peligroso material radiactivo en Ucrania, Bielorrusia, Rusia, así como en zonas de Escandinavia y en Europa Central. La serie cuenta desde distintos puntos de vista, lo que ocurrió en torno a una de las mayores tragedias en la historia reciente, así como los sacrificios realizados para salvar al conti
nente de un desastre sin precedentes. Fotos subidas de Internet.
Protagonistas
Jared Harris: Valeri Legásov
Stellan Skargard: Boris Scherbina
Emily Watson: Ulana Khomyuk
Paul Ritter: Anatoli Diáttov
Jessie Bckley:Lyudmilla Ignatenko
David Dencik: Mijail Gorbachov
Barry Keoghan: Pável Grémov
Hildur Guanadóttir
Chelista y compositora islandesa que ha colaborado con algunos grupos musicales.También ha he
cho giras junto con artistas como Animal Collective .
Como compositora
Sumerdagur
Bandas sonoras
Además de haber compuesto la banda sonora de esta serie, también ha compuesto otras como "Kapri
gen", "The Blending House", "El Renacido y el Sicario"(como chelista), "María Magdalena","Joker"
Series
"Street Spirit"
"Strong Island"
Curiosidades de la serie
Ha habido muchísimas visitas constantes durante muchos años a la Central Nuclear de Chernobyl
(Norte de Ucrania). Y más desde que la cadena HBO estrenó la serie que está basada en hechos rea
les que ocurrieron hace unos treinta años.
Fue el programa de televisión mejor clasificado en la base de datos de películas y televisión, cuando se estrenó el quinto y último episodio en junio de 2019.
Aunque esta serie se rodó en Lituania, las visitas aumentaron considerablemente.
Esta ciudad está cerca de Prípat a 110 Km al norte de Kiev, y es uno de los lugares más contaminados del mundo y sólo se puede visitar con un guía.
Varias agencias de viajes ofrecen visitas guiadas a la zona de exclusión , que cubre la superficie de 4000 Km cuadrados alrededor de la planta de energía nuclear.
Gran parte de  esta superficie ha estado abierta desde el año 2011, pero el cementerio de las máquinas de la aldea de Rossokha sigue fuera delos límites. Pero se puede visitar la ciudad de Prípyat.
La Central de Chernobyl explotó liberando material radiactivo por Rusia, Bielorrusia, Ucrania, Escan
dinavia y Europa del Este.
Hubo más de 4000 muertos,entre ellos muchos bomberos, personal sanitario de emergencia que casi se inmolaron por el bien común.
Tras la explosión se contaminaron 2.600 Km alrededor de la ciudad y se asoló el terreno 100Km cuadrados(No quedó ningún árbol, ni rocas, animales ni personas)







                                                                                   





                                                                                 





























                                                                       Hildur Guanadóttir













The Blacklist de James S. Levine


                                                                       The Blacklist  

Otra serie que está en mi larga lista de series favoritas. Me encantan las de este género. Y te engancha desde el primer capítulo. Os la recomiendo.
El criminal más buscado del mundo, Thomas Raymond Reddignton, se entrega misteriosmente y se ofrece a delatarl a todos los que alguna vez han colaborado con él. Su única condición: Sólo colabora
rá con Elisabeth  Keen, la nueva agente del FBI, con quien parece tener alguna conexión que ella des
conoce. Fotos subidas de Internet.
Protagonistas
James Spader: Thomas Raymond Reddington
Megan Boone: Elizabeth Keen
Ryan Eggold: Tom Keen
Diego Klattenhoff: Donald Ressler
James S. Levine
Compositor de bandas sonoras para el cine y la televisión. y miembro de Remote ControlProductions. Ganador de siete premios BMI y siete premios ASCAP.












                     

                                                                                 







                                                                       





                                                                           
















                       
                                                                                       

                                                                         James S. Levine

    

sábado, 15 de junio de 2019

Concierto en Re mayor para Piano (para la Mano Izquierda) y Orquesta de Maurice Ravel


                         Concierto en Re mayor para Piano (para la Mano Izquierda) y Orquesta

 El Concierto para Piano para la Mano Izquierda fue iniciado en el otoño de 1929 y terminado en 1930. Paul Wittgenstein tocó el estreno con la Orquesta Sinfónica de Viena, dirigida por Robert He
ger, el 5 de enero de 1932 en Viena.
El pianista Paul Wittgenstein, hermano del filósofo Ludwig Wittgenstein, se alistó en el ejército aus
triaco durante la Primera Guerra Mundial. Fue herido y capturado en el frente ruso. Debido a sus heri
das, su brazo derecho debió ser amputado mientras estaba en cautiverio. Lo que pudo haber sido fatal para la carrera de muchos pianistas, fue sólo un retraso para el emprendedor Wittgenstein. Después de un periodo de recuperación al final de la guerra, empezó a encargar a diferentes compositores que es
cribieran obras que él pudiera tocar con una sola mano. Entre los que le respondieron estaban Britten, Strauss, Hindemith, Prokofiev y Ravel.
Poco tiempo antes, Ravel había empezado a componer un concierto para piano diferente , en Sol ma
yor, cuando recibió la invitación de Wittgenstein. Como al compositor le gustaba trabajar dentro de restricciones artificiales,aceptó ansiosamente el desafío de componer para un pianista de una sola ma
no. Con el propósito de aprender cómo podía  lograrse un sonido completo usando sólo la mano iz
quierda, estudió los Seis Estudios para la Mano Izquierda de Saint-Saënt, los Ejercicios para la Mano Izquierda y los 24 Estudios para la Mano Izquierda de Czerny, más las obras de Alkan , Scriabin y Godowsky.
Ravel interrumpió el trabajo en el Concierto en Sol mayor para componer el Concierto para la Mano
Izquierda. Una vez que estuvo terminado, él y Wittgenstein presentaron la obra en una reunión priva
da. Primero Ravel, que  estaba por debajo del nivel de un pianista soberbio, tocó solo la parte solista mientras Ravel le  acompañaba, interpretando una versión para piano de la partitura orquestal en un segundo plano.
A Wittgenstein no le gustó. Para él, Ravel "no era un pianista sobresaliente y yo no estaba cautivado
con la composición. Siempre me lleva un tiempo avanzar en un trabajo difícil. Supongo que Ravel quedó desilusionado y yo lo sentía, pero nunca aprendí a simular. Mucho tiempo después, luego de haber estudiado el concierto durante meses, quedé fascinado con él y me di cuenta de la gran obra que era".
A continuación se produjo una disputa entre el pianista y el compositor respecto de la interpretación correcta de la obra. Como resultado de esta pelea Wittgenstein estrenó el concierto no en París sino en Viena, bajo la dirección, no de Ravel sino de Robert Heger. Sin embargo,  los desacuerdos fueron superados y una año más tarde Ravel dirigió el estreno en París, con Wittgenstein en el teclado. Se los comprometió a presentar la obra nuevamente, en Montecarlo, pero Ravel, que ya sufría de las enfer
medades que iban a ser fatales para él-neurastenia, ataxia y afasia-debió pedirle a Paul Paray que les remplazara como director.
Ravel pronto terminó el Concierto en Sol mayor. Le dijo a su editor que:
Planificar los dos conciertos para piano simultáneamente era una experiencia interesante.  El concier
to en el que apareceré como intérprete es un concierto en el verdadero sentido de la  palabra:quiero de
cir que está escrito en gran medida con el  mismo espíritu que los de Mozart y Saint-Saënt... El Con
cierto para la Mano Izquierda es muy diferente. Contiene muchos efectos del jazz y la escritura no es tan liviana. En una obra de este tipo, es esencial dar la impresión de una textura no más delgada que la de una parte escrita para ambas manos. Por la misma razón recurrí a un estilo que está  más cerca del de  la clase más solemne del concierto  tradicional.
Los efectos de jazz que  aparecen en el Concierto en Re menor provienen del reciente viaje de Ravel a Estados Unidos. Conoció al director Paul Whiteman y pasó varias veladas visitando clubes de jazz
en Harlem en compañía de George Gershwin. En una charla publica que pronunció en Houston predi
jo que el futuro de la música artística en Estados Unidos dependía del compromiso de los composito
res norteamericanos con el jazz: Quizás seta música nacional norteamericana de ustedes pueda incor
porar una buena cantidad de ritmo rico y divertido de vuestro jazz, una buena cantidad de la expre
sión emocional de sus blues y una gran cantidad del sentimiento y el espíritu característicos de sus me
lodías y canciones populares que, como corresponde, derivan y a la vez contribuyen a una noble he
rencia de la música."
Ravel se dio cuenta de que había algo de artificial en compositor europeo que buscara  inspiración en el jazz norteamericano. Sabía que los compositores norteamericanos podrían comprender el jazz de un modo más profundo de lo que él jamás podría esperar lograrlo. A lo largo de su carrera,sin embar
go, el francés se inspiró en fuentes extranjeras(como el vals vienés, en el que modeló Valses nobles et sentimentales y La Vals)) y se recreó con desafíos artificiales(tales como componer un concierto para una sola mano). Por lo tanto, rápidamente adoptó ciertos manierismos del jazz que había escuchado en Nueva York y en Hollywood.
Ravel fue uno de los grandes orquestadores de todos los tiempos. Su capacidad puede percibirse a lo largo de todo el concierto, especialmente en los pasajes más plenos. Pero se debe escuchar cuidado
samente la extraordinaria originalidad de la apertura, baja y tranquila; un sonido diferente del que haya aparecido en cualquier música anterior. Los violonchelos y la mitad de los bajos de cuerdas sos
tienen una acorde abierto, que la otra mitad de los bajos arpegia con las cuerdas abiertas. Luego se agrega una melodía en el más improbable de los instrumentos solistas:el contrafagot. Ravel escribe pa
ra este instrumento potencialmente engorroso con tal facilidad y elegancia que se nos brinda(el oyen
te ¡y al contrafagonista!) el raro placer de oírlo cantar, tanto en sus registros más bajos como en los más altos, con un lisrismo encantador.
A medida que la orquesta crece, su sonoridad es constantemente fresca e imaginativa. El climax de es
te primer gran crescendo es la entrada del piano en una cadenza. Ahora escuchamos la imaginación de Ravel para la sonoridad transferida a un solo instrumento solista. Él se las arregla, mediante el uso cuidadoso del pedal, para sostener los  acordes y las notas de la melodía mientras las figuras vigoro
sas del acompañamiento son tocadas en su registro más bajo, para hacer que la escritura del solo sue
ne como música a dos manos. En efecto, la mayor parte de esta cadenza parece, en el  papel, que es
tuviera destinada a ambas manos y en efecto suena de ese modo. Se necesita un pianista excepcional
(tal como se necesitó un compositor excepcional) para dar vida a esta música desafiante.
Después de que la orquesta desarrolla la melodía tocada originariamente por el contrafagot,el piano to
ca otro solo (con ligero acompañamiento orquestal). Esta vez la música es lírica, pero de nuevo suena como si estuviera tocando dos manos, porque hay una melodía madura y continua en el registro supe
rior y simultáneamente un acompañamiento arpegiado en el registro bajo. Nuevamente el pedal ayuda
a crear la ilusión de dos manos, aunque esta vez el desafío es mayor, porque el pianista debe proyec
tar lirismo sostenido mientras de hecho su mano está constantemente saltando de una parte a otra del teclado.
La segunda sección de este concierto de un solo movimiento es un scherzo, escoltado por un rápido descenso en los vientos a los que responde una escala descendente en los trombones. Cuando el piano
finalmente presenta la melodía principal, escuchamos el sorprendente parentesco del concierto con el jazz. Abundan las notas del blues,como por ejemplo el empleo de los terceros grados de la escala ele
vados y bajados simultáneamente o el séptimo grado bajado. Luego, en la sección del scherzo, escu
chamos una melodía inspirada en los blues, tocada por un fagot alto solista, que suena casi como un saxofón del jazz. Esta melodía se torna todavía más furtiva cuando es asumida por un trombón. Lo que es claramente distinto del jazz  respecto de este tema, sin embargo, es el modo en el que, en efec
to, está tocando en un tiempo diferente respecto de su acompañamiento. Como Ravel posteriormente desarrolla las complejidades rítmicas sugeridas, en toda la orquesta con el piano, la música se hace muy intrincada y excitante.
La sección final comienza con una suntuosa reafirmación de los materiales de la apertura. Sigue a continuación una cadenza espectacular, en la que el pianista debe mover la mano de uno a otro extre
mo del teclado en rápida sucesión de arpegios y, al mismo tiempo, resaltar una superposición melódi
ca: ¡tarea improba, incluso para dos manos¡ Después de la cadenza, la música de la apertura regresa brevemente una vez más y luego el concierto concluye pícaramente con una breve reminiscencia del scherzo. Foto subida de Internet. DFoto subida de Internet.
De mi libro "Invitación a la música" de Jonathan Kramer.








                                                                           









                                                                                 

                                                                          Maurice Ravel
                                                                     






















miércoles, 12 de junio de 2019

Los Intocables de Elliot Ness de Ennio Morricone


                                       Los Intocables de Elliot Ness de Ennio Morricone


Chicago Años 30. Época de la Ley Seca. El idealista agente federal Elliot Ness, persigue al ganster Al Capone, amo absoluto del crimen organizado en la ciudad. La falta de pruebas le impide acusarlo de asesinato , extorsión y comercio ilegal de alcohol, pero Ness, con la ayuda de un par de intacha
bles policías reclutados con la ayuda de un astuto agente, intentará encontrar algún medio para incul
parlo por otra clase de delitos. Fotos subidas de Internet.
Protagonistas
Kevin Costner: Eliot Ness
Sean Connery: Jim Malone
Andy García: Agente George Stone/Giuseppe Petri
Robert De Niro: Al Capone
Patricia Clarkson: Catherine Ness
Ennio Morricone
Compositor italiano de bandas sonora para el cine y la televisión, orquestador, extrompetista y direc
tor que ha escrito muchos estilos musicales. Ha compuesto más de 400  bandas sonoras para el cine y la televisión y más de 100 obras clásicas. Además de haber compuesto la banda sonora de esta película, también compuso las de la Trilogía del dólar, Erase una vez en América o Cinema Paradiso.
Después de tocar la trompeta en bandas de jazz se convirtió en un arreglista de estudio para RCA VICTOR.
A lo largo de su carrera ha compuesto música para Andrea Bocelli, Mina O Paul Anka, entre otros.
Desde 1960 hasta los años 70 fue mundialmente conocido por haber compuesto la banda sonora para
Westerns. Compuso para directores tan conocidos como Mike Nichols, Oliver Stone, Quentin Taranti
no o John Carpenter. También fue el compositor de las bandas sonoras de series tan conocidas como los Simpson o los Soprano.
Fue el ganador de innumerables premios y entre ellos están el Premio Honorífico de la Academia por sus grandes contribuciones en el arte de la música en el cine. Fue nominado 6 veces a los Premios Os
car. En 2016 ganó el Premio de la Academia por Los Odiosos Ocho, siendo la persona más anciana en ganar este Oscar Competitivo, Premios Grammy, 3 Globos deOro, 6 Bafta, 10 David di Donatello
o el Premio Honorífico Golden Lion.
Curiosidades de la película
Todo el vestuario, excepto el de Al Capone, fue diseñado por Giogio Armani.
Aunque De Niro engordó 15 Kg desayunando tortitas(todas las que pudiese tomar) pero  no fue suficiente. Por eso tuvo que ponerse unos almohadones debajo del traje para que pareciese tan gordo como el mafioso. Y por cierto, el actor usaba la mismísima ropa interior que Al Capone.
Hay una frase muy famosa de él:
"Se llega más lejos con una palabra amable y una pistola, que sólo con una palabra amable"
Albert H. Wolff, de 84 años, fue el último superviviente del equipo real de los Los Intocables. Fue el consultor de la película y ayudó a Kevin Costner para que pudiese interpretar perfectamente su papel en la película. Y por eso, fue recompensado con 160 entradas para ir al estreno de la película.
Antes de elegir a Robert de Niro, también se pensó en el actor Bob Hoskins(protagonista de Quien engañó a Roger Rabitt), quien aceptó rápidamente el papel. Pero ya lo había aceptado Robert De Ni
ro y el pobre Hoskins se quedó sin el papel. La Paramount le mandó un cheque de 300.000 dólares por las molestias. El actor dijo que había sido el mejór trabajo que había hecho.
La escena  del bate de beisbol fue en hecho real. Al Capone se enteró de que algunos de sus socios querían matarle, entonces les invitó a cenar y les emborrachó. Finalmente fue matándoles uno a uno con un bate de beisbol.
El actor Sean Connery fue el ganador del Oscar al mejor actor secundario.

 .







                                            






                                                                    Ennio Morricone
  •  





































viernes, 7 de junio de 2019

Alborada del Gracioso de Maurice Ravel


                                                            Alborada del Gracioso


Alborada del Gracioso fue comkpuesta para piano en 1905 y orquestada en 1918. Rhené-Baton diri
gió el estreno con la Orquesta Pasdeloup el 17 de mayo de 1919,en París.
Ravel fue miembro de un grupo bohemio de artistas  conocido como Le Club des Apaches. Los Apa
ches  que se formaron en 1902, estaban fuera de la corriente artística principal. El nombre que estos promotores de la vanguardia eligieron para su club es un término de la jerga francesa que quiere decir
"mocetones pendencieros". No les gustaban las óperas de Wagner, que eran tremendamente populares
en París. En cambio, admiraban pelleaset Mélisandede Debussy.
Los Apaches mantenían reuniones semanales y asistían juntos a los conciertos. Como deseaban poder
tocar la música hasta altas horas de la noche, el compositor Maurice Delage alquiló una cabaña en un lugara de recreo, lejos de cualquier casa, cuyos ocupantes pudieran sentirse perturbados.En sus reunio
nes, los miembros del club tocaban y comentaban la música nueva, leían poesía y discutían sobre sus puntos de vista hasta altas horas de la noche. Ravel a menudo se quedaba, una vez terminadas las reu
niones, durmiendo en un catre.
El poeta León-Paul Fargue escribió la siguiente descripción de Ravel durante esos primeros años en los Apaches:
Se reunía con nosotros en nuestros cafés y en nuestros vagabundeos por París, y compartía nuestro en
tusiasmo y locuras del momento. Como nosotros, estaba decidido a asistir a toda presentación de Pe
lléas, hasta el final... Parecía que todo estaba por hacerse, inventarse y que todo el mundo lo sabía, que eso estaba en el aire. Éramos felices, cultos y agresivos, especialmente en los conciertos, donde nunca dudábamos de demostrar, con el rostro enrojecido y el mentón levantado como un puente leva
dizo, la justicia ardiente y espontánea de nuestra opinión.
Fue en esta atmósfera apasionada de ideas y sensaciones opuestas, durante estas horas abarrotadas en las que todo valía su peso en riqueza y dignidad, cuando adquirieron forma las obras de Ravel, silen
ciosamente, en su alma paciente y heroica. Aquí no era cuestión de fracaso o de mediocridad, de bus
queda de favores o de corrupción, de música para salones o para bares, o de música del tipo que com
place al sentimentalismo de moda. Sólo de obras, en el más puro sentido del término...Este hombre que era profundamente inteligente, versátil, preciso y tan erudito como era posible ser, y que hacía to
do con una facilidad que era proverbial, tenía el carácter y las cualidades de los artesanos, y no había nada que le gustara más que ser comparado con uno de ellos. Le gustaba hacer cosas y hacerlas bien.Todo lo que le salía del cerebro, sin importar las reservas que los críticos podían haber tenido so
bre su inspiración, lleva el sello de la perfección, de una cierta perfección. El sabía que una cosa-un poema, una novela, un cuadro, un jardín, una relación amorosa o una ceremonia-todos esos sucesos o dramas pueden tener lo que se llama "terminación", para emplear un término usado en el taller. Y su pasión era ofrecer al público obras que estuvieran "terminadas" y pulidas en el máximo grado.
En 1905 Ravel escribió un conjunto de cinco piezas para piano conocido como Miroirs("Espejos"), ca
da una de las cuales está dedicada a un miembro diferente de Apaches. La cuarta pieza, Alborada del Gracioso, fue para M. D. Calvocoressi, el crítico en gran medida responsable del interés que sentía el grupo por la música rusa. El pianista Ricardo Viñes, otro Apache, tocó el estreno en 1906. Años más
tarde, después que los Apaches ya se habían separado, Ravel orquestó tan sólo este único movimien
to.
Dicho de otro modo, el título significa "Serenata Matinal del Bufón". En la comedia española, un gra
cioso es un bufón similar al tonto de la obra de Shakespeare. Ese bufón ayudaba a los músicos a inter
pretar una alborada, una serenata que un enamorado daba a su amada, todavía dormida. Fotos subidas de Internet.
De mi libro "Invitación a la música" de Jonathan Kramer.







                                                                                 





                                                                           









                                                                         Maurice Ravel
                                                                                 

Sinfonía Número 2 en Mi menor, Opus 27 de Rachmaninoff


                                                     Sinfonía Número 2 en Mi menor, Opus 27

La Segunda Sinfonía fue compuesta entre octubre de 1906 y abril de 1907 y orquestada en el otoño de 1907. . El compositor dirigió el estreno en San Petersburgo el 8 de febrero de 1908.
Más de una década separa las dos primeras sinfonías de Rachmaninoff. La razón es que el composi
tor consideraba La Primera Sinfonía un desastre y se sintió reacio a hacer un segundo intento en ese género. Cuando el compositor finalmente decidió, con algunas dudas, intentar nuevamente componer
una sinfonía, al principio no se lo dijo a nadie. En aquella época estaba viviendo en Dreden, lejos de las distracciones de su agitada carrera en Rusia. Cuando fue a visitarle su amigo Alexander Siloti, Rachmaninoff le confió que esraba trabajando en una sinfonía. Siloti, le invitó a dirigirla en San Pe
tersburgo y, sin esperar una respuesta, informó a la prensa del próximo estreno. Otro amigo le escri
bió desde San Petersburgo, preguntándole por la obra. Rachmaninoff explicó:
Hace un mes o más, realmente terminé una sinfonía, pero a esto debe agregarse la frase"en borrador preliminar".No la he anunciado"al mundo" porque primero quiero terminarla en su forma definitiva. Mientras estaba planeando la orquestación, la obra se me hizo terriblemente aburrida y repulsiva. Así
que la dejé a un lado y me dediqué a otra cosa. De manera que "el mundo" todavía no se hubiera ente
rado de mi obra, si no hubiera sido por Siloti, que vino aquí y me sonsacó las novedades de todo lo que había hecho y de todas las cosas que voy a hacer. Le dije que iba a componer una sinfonía. ¡Así es porlo que ya he recibido una invitación para dirigirla la próxima temporada!Y las noticias sobre es
ta sinfonía han corrido por todas partes. Puedo decirte sen privado que no estoy satisfecho con la pie
za.
Más tarde el compositor escribió a su amigo Nikita Morozov. "En cuanto a  la calidad  de estos (pro
yectos recientes), debo decirte que el  peor es la (Segunda) Sinfonía, doy mi solemne palabra:no más
sinfonías¡Maldita sean! No sé como escribirlas, pero principalmente, no quiero hacerlo"
A pesar de sus recelos sobre la Segunda Sinfonía y a pesar de su inseguridad como director, Rachma
ninoff estuvo de acuerdo en dirigir el estreno en San Petersburgo. También presentó la obra en Mos
cú, una semana más tarde, y luego en Varsovia. El público reaccionó con entusiasmo, como ha conti
nuado haciendo hasta nuestros días. El compositor quedó perpetuado como sinfonista.
El famoso director artur Nikisch, quien a menudo hizo apariciones como invitado en Rusia,estaba de
seoso de tocar la sinfonía. Como sucede algunas veces con los directores famosos, Nikisch dejó que su fama ocupara el lugar de trabajo diligente. Confiado en que la Orquesta de Moscú conocía la obra, pues Rachmaninoff ya había dirigido con ese conjunto. Nikisch se las arregló para dirigir el concier
to sin haber ensayado la obra en absoluto.¡De hecho, ni siquiera había mirado la partitura! Si Moscú
no hubiera escuchado antes la pieza bien tocada, esta desastrosa interpretación podría  haber condena
do la Segunda Sinfonía al mismo destino que había sufrido la Primera.
Después de estas primeras ejecuciones, Rachmaninoff revisó la obra para su publicación. La dedicó al compositor Sergei Taneyev. Algunos meses más tarde, Rachmaninoff encontró a Nikisch en Londres. El director preguntó; "¿Y cómo está mi (!) sinfonía?" El compositor contestó que iba a ser publicada. Nikisch, suponiendo que la obra le estaba dedicada, la programó en Berlín y en Leipzig. Cuando estu
vo disponible la partitura impresa, el director compró una copia, sólo para descubrir la página de la
portada estaba dedicada "a Taneyev".El arrogante Nikich de inmediato canceló las presentaciones en Alemania, aunque los programas ya estaban impresos. Rachmaninoff temió que este rechazo público de la sinfonía por otra parte de uno de los directores más destacados de Europa sería de mal agüero pa
ra el futuro de la obra. Sin embargo, para su sorpresa, pronto se le otorgó el prestigioso(y lucrativo) Premio Glinka.
A pesar de los recelos de Rachmaninoff y de la venganza de Nikisch, la Segunda Sinfonía se ha con
vertido en la obra puramente orquestal más apreciada de Rachmaninoff, sobrepasando de lejos en po
pularidad a sus otras dos sinfonias.
La Sinfonía es una obra grande, meditativa y romántica, más estrechamente relacionada con el siglo XIX que con el XX. A todo lo largo de ella la orquestación es profusa y apasionada, con considerable
actividad en las partes internas del contrapunto. denso. Una característica interesante es la frecuencia de notas sostenidas en el registro bajo. El resultado es armonías que cambian lentamente, lo que da a la sinfonía una cualidad grandiosa y monolítica por debajo de sus melodías y motivos variados.
Como muchas grandes sinfonías del siglo XIX, la Segunda de Rachmaninoff está impregnada por una figura única. Primero se la oye en la misma apertura a cargo de las cuerdas bajas. Su característica identificatoria es la alternacia de una nota y otra nota un paso más baja. Este máximo también está presente en el tema destacado de los violines, que  responden a la presentación inicial del motivo.
Las dos ideas de la apertura, que contienen ambas el motivo bajo, se desarrollan a lo largo de la am
plia introducción. Cuando finalmente llega el allegro, su tema de los violines contiene el motivo, co
mo lo hace el segundo tema lírico, uno de los resultados de la obsesión del primer movimiento con es
ta única figura es que favorece los motivos y su combinación por encima de las melodías acabadas.
Debemos esperar hasta los movimientos posteriores para escuchar la expresividad abrumadora del li
rismo de Rachmaninoff.
Las frecuentes oleadas ascendentes, que culminan en momentos de clímax en el primer movimiento, están equilibrados por el tema del corno de la apertura del segundo movimiento. Esta melodía de scherzzo tiene una forma esencialmente descendente, como la tiene su respuesta en los violines. Un segundo tema en las cuerdas(presentado y acompañado por nostálgicos arpegios del clarinete) propor
ciona la extensa línea melódica que está ausente en el primer movimiento. Al igual que el tema del  scherzzo, esta melodía desciende, al menos al principio. Cambia de dirección, sin embargo, cuando prepara el regreso del humor del scherzzo.
El espinoso tema del trío, un "perpetuum mobile" con las cuerdas de staccato, está tratado casi como fuga. Dos factores le impiden funcionar como una verdadera fuga; la repetición del motivo dentro del tema y el hecho de que las entradas siguientes están en la misma tonalidad. El scherzzo regresa des
púes de este breve interludio polifónico.
El movimiento lento comienza con una melodía de las cuerdas de elevada belleza romántica, un tema de amor que rivaliza en pasión con el de Romeo y Julieta de Tchaikovsky. Sólo después de cuatro compases, sin embargo, este tema da lugar a una larga melodía de clarinete, bella a su manera, pero carente del fervor emotivo de la primera melodía. Esta segunda melodía se traslada a las cuerdas en preparación de una nueva acometida de la melodía de la apertura. Nuevamente nos sentimos frustra
dos al oír sólo cuatro compases de esta música romántica en su quinta esencia. Esta vez es sustituida por una música más activa. La música se desarrolla gradualmente hacia un poderoso clímax. Es de ob
servar la actividad dentro de la sonoridad orquestal a medida que se aproxima el clímax. Después de una pausa, Rachmaninoff por fin proporciona lo que ael movimiento ha estado anhelando: un desarro
llo del tema de la apertura. Este tiene lugar primero en una serie de solos para corno, violín, corno in
glés, flauta, oboe y clarinete. El tema de amor reticente durante tanto tiempo, por último impregna la música-incluso mientras se recuerdan otros materiales- hasta el final del movimiento.
El expansivo final comienza vigorosamente pero pronto escuchamos una marcha fantasmagórica ba
sada en el motivo fundamental. Hay también una melodía líricamente romántica y una cita del exube
rante tema del movimiento lento. Después de lo último, una exposiciòn creciente de la melodía lírica del final, una coda breve pero excitada, termina la obra. Foto subida de Internet.
De mi libro "Invitación a la música" de Jonathan Kramer.




                                                                 







                                                                               

                                                                     Sergei Rachmaninoff